也許你能在所有的吉他教材中找到有關吉他歷史的內容,但關於電吉他的歷史,卻大多只是點到為止。為了讓你能更好地學習電吉他,瞭解電吉他,請隨我們一起進入電吉他歷史。

 

早在19世紀,吉他在美國已是鄉村歌曲爵士樂中不可或缺的樂器了。可是因為吉他的音量無法和小提琴及薩克斯相比, 所以一直只是一件伴奏的樂器。

 

19201930年間有人試著將不同的“pick-up"拾音器裝在吉他上,試圖將吉他變為一個可獨奏的樂器。 rowe-deamond公司第一個發明出可以夾在吉他音孔上的拾音器,但真正發展出“電吉他“的應屬gibson。早期的”空心電吉他”只是將一個拾音器裝在有著拱形面板,f型音孔的鋼弦吉他上,gibson1935年推出es-150,即是此種”空心電吉他”,這種吉他可以完全當做一個空心吉他來使用。 拾音器只是用來放大它的聲音的.此種吉他的最大缺點是有著很強的"feed-back”回授效應,也就是說在使用時常會產生不需要的聲音(ted nugtnt早期所使用的bird land即是此種吉他,但ted nugent能控制此種回授 而成為他的演奏技巧之一)

gibson後來在1985年後出產所謂”半空電吉他” es335,此型有著比最早期空心電吉他較薄的共鳴箱,而且在弦枕下墊一木塊以減低回授效應,此型吉他大受爵士樂吉他手的歡迎,像bb king的吉他"lucile”即為此種琴型。

 

真正能稱為”電吉他”的應屬實心的吉他,此種琴完全靠拾音器及擴大器去發出聲音,而不是靠共鳴箱.電吉他的起源是受在1920年以後大受歡迎的“夏威夷”吉他的影響,夏威夷吉他是沒有共鳴箱的,所有的弦和拾音器都是固定在實心木塊上的.此琴沒有回授的問題,鄉村樂隊紛紛用它來做獨奏的樂器,直到現在仍是鄉村音樂中不可缺少的利器。

 

早期夏威夷吉他及空心電吉他都是用很重很大的拾音器,les paul是所有想設法改良此笨重的拾音器人中的一位,可是不論他用什麼樣的拾音器都不能解決回題。在看到發明大王愛迪生所發明的實心電小提琴後,他想到使用實心的吉他。

 

1941年他說服epiphone吉他公司讓他在周日使用工作房,他將一把epiphonef孔空心吉他切成兩半,再將一塊實心木塊貼在中間,然後將兩個拾音器固定在這塊實心的木塊上做成了有名的“log"吉他,他發現回授的問題再也沒有發生了。在接下來的幾年les paul想把他的想法推銷給gibson吉他公司,但gibson一直沒有興趣,直到1950gibson才答應生產由les paul所設計的吉他.1952年這種以les paul為名的實心電吉他開始問世,一直到現在曆久不衰。les paul吉他當初是為爵士樂設計的,但後來的吉他手發現les paul是彈重金屬的絕好吉他。從早期的led zaplinjim pagekissace frenley到現在slash都是以用led paul吉他而出名,這又是les paul始料不及的。

 

雖說les paul的“log"吉他是世界上第一把實心電吉他,但leo fender1948年所推出的broadcaster卻是世界上第一把上市的電吉他。leo fender年輕時本來以修理收音機為嗜好,但1930年以後他以幫人修擴音器及收音機為生,在1944年他和當時生產夏威夷吉他'lap steel” 有名的rickenbacker吉他公司的雇員'doc'kauffman組成k&f公司並開始生產k&f lap steel及小的擴音器。在1946年以後leo fender決定擴大營運。於是離開k&f公司自己成立了fender electric lnstrument company1948年,fender推出了第一把電吉他broadcaster,從此改寫了吉他的歷史。與此同時,還推出了super amp.此處不詳細講述。

 

broadcaster很快改名為telecaster,此型吉他無論在各方面都是無與倫比的創新傑作。此吉他和les paul一樣,直到現在都沒有什麼大變動,而卻被數以萬計的一代又一代的吉他手所喜愛。

telecaster之後,fender推出一系列的吉他,但都是由 telecaster變化而來。在1954年,fender推出一種重新設計的吉他"stratocaster”,簡稱strat。此吉他是從Gibson les paul吉他演變而來的。

吉他手中以用strat著名的首推jimi hendrix,其他如 eric claptonjeff beckyngwie malmsteenstevie ray vaughn等不勝枚舉。

 

Strat自從推出後大受歡迎,fender公司的業務也蒸蒸日上,可是leo fender卻因為醫生誤診以為自己得了絕症,活不了多久,在1965年他將fender公司賣給了cbs(哥倫比亞傳播公司)。可是他在次年換了一個醫生後,病就好了。大多數的吉他手都認為fender自從落入,cbs之手後品質就會大降,因此在cbs以前製造的fender大為搶手;fender後來因為製作成本愈來愈高,遂將生產線移至日本及韓國,但fender吉他銷路更差,終於,cbs公開拍賣fender公司,由原fender員工所組成的股東買下。從此fender又開始在美國生產,並且業務蒸蒸日上.新的琴型不斷推出,品質良好,似乎又恢復了往日的雄風。leo fender本人在痊癒後與fender合作了一段短時間後和music man吉他公司又合作了一段時間,最後和g&l公司合作設計出一系列和strattelecaster類似的吉他。1992年初,leo fender病逝,一代吉他宗師現代電吉他之父所發明的strattele吉他在這半個世紀不知造就了多少電吉他手.也改變了整個音樂的形式,可以說沒有電吉他就沒有搖滾樂,更別提重金屬了。

 

值得一提的是leo fender的另一傑作--bass吉他,在1940年時bass手一直是彈有著非常大的音箱的double bass。隨著音樂的需要,有人開始將拾音器放在double bass上,以此來擴大bass的音量,可是巨大的double bass使用及攜帶起來非常的不方便.有鑒於此,leo fender發明了第一把bass吉他,並在1951年問世.此bass 吉他叫做precision bass。剛出的basstelecaster差不多,但不久就改成了strat的樣子而且直到今日都沒有什麼大的改變。

 

除了gibsonfender之外,還有許多有名的吉他廠,如以生產鋼弦吉他著名的martin,早期和gibson同時生產空心電吉他的guildgretch公司,epiphone1975年被gibson買下,現在也生產較低價錢的les paul吉他。ricken baker的吉他因c.c.rjohn fogertybeatlesjohnlennon所使用而出名。80年代以後新吉他公司如雨後春筍般成立.較有名的如jacksoncharvelpaul reed smith hammerwashburnkramerg&lheritagemusicmanvalley artssquier等等。steinberget以生產沒有吉他頭的吉他著名,carvin以生產吉他柄直接穿過琴身的吉他著名,並且以郵購的方式開始行銷。

 

esp吉他以讓吉他手自己設計所喜歡的吉他著名,另還有以生產高價位吉他著名的小吉他廠,如tom anderson等。日本吉他廠如yamaha自從推出sg2000及近年pacifica系列吉他後,名聲也慢慢響亮起來,其他如aria pro以生產bass吉他較有名氣。

pan5410 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()


Steve Vai在最近與已故吉他怪俠Frank Zappa的兒子Dweezil Zappa進行的“Zappa Plays Zappa”巡演中,首次拋棄了以往沉重複雜的效果器機櫃,而選用了榮獲最新MIPA大獎的來自TC Electronic公司的G-System搭建了自己最新的吉他系統。

G-System就是一款集RACK效果器、效果器LOOP系統和控制踏板於一身的產物!並且通過G-System將其使用的哇音踏板、Whammy踏板、表情踏板、單顆效果器和音箱緊密且靈活地聯繫到了一起。

以下是Steve Vai關於在“Zappa Plays Zappa”巡演中所使用的設備的一段介紹:

很多年以來,我一直認為TCG-Force效果器是一款終極吉他效果處理器,原因很簡單——它的聲音非常棒而且操作簡單!但是,G-System在使用方面要更方便一些,因為G-System為你提供了所有的東西,並且它就擺在你面前的地板上。

在我擁有G-System的這3個月的時間裏,G-System已經充分證明了它是非常值得信賴且經受得起考驗的。這是一套我非常喜歡的吉他系統。

以下是來自TC官方網站的一段話:

長久以來,我們一直深信卓越的品質和友好的操作介面是打造一種設備評估標準的兩個重要要素。但對於落地式效果器來講,我們還需補充進第三個重要的要素——耐用性。它必須要承受得起巡演所帶來的嚴峻考驗。而我們現在看到了有越來越多的吉他老手們開始接受我們的產品,這令我們興奮不已。

和大多數吉他手一樣,你也許也非常想知道:Steve Vai是不是只有在一些不需要複雜吉他系統的嘉賓演出中,如ZPZ巡演,才會使用G-System;而在G3這樣的演出中同樣會使用複雜的機架效果器系統?

 

下面,讓我們來看看Steve Vai自己是怎樣解答的吧:

 

“為了ZPZ巡演,我用G-System特別製作了一些音色效果,但通過我擁有G-System以來的這3個月的時間,它已經充分證明了其可靠性和耐用性,這是一套我非常喜歡的裝備。G-System非常的實用,而且不需要沉重的機櫃。現在,我擁有兩套系統:一套用於巡演,另一套機櫃系統我可以留在錄音室裏面了。”

 

因簡單而驅使-因質量而確信!

 

隨著近年來複雜的生活,使得Steve Vai深刻的意識到:改變是在所難免的!儘管現在去描述Steve Vai的工作也許依然非常複雜,但Steve Vai對於生活的觀點確是非常簡單樸實的。“當生活變得過於複雜的時候,它會令人變得消極——我深知這一點,因為我曾經就是那個樣子。”——Steve Vai

 

G-System似乎是恰好迎合了Steve Vai的觀點:他在使用G-System出色的數位效果的同時,還可以自由地切換他的Carvin VL100 Legacy音箱的(CLEANDIS)音色通道,插入或斷開他的Keeley改裝版DS1Tube Screamer以及MXR EVH Phase 90等單顆效果器,包括Morley Bad Horsie 1哇音踏板等設備也都可以簡單有效地與G-System連接到一起。G-System確實讓Vai的生活變得簡單了——無論是舞臺上還是舞臺下。





pan5410 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

John Petrucci - Suspended Animation

 

Steve VaiJoe SatrianiMichael AngeloNeil ZazaJoe Stump一樣同為義大利後裔,John Petrucci絕對是一位頂尖的吉他大師,他自幼生長在紐約長島地區,和John MyungKevin Moore為同學,八歲開始學習風琴,十二歲開始學習吉他,John受到Steve MorseAllan HoldsworthNeal SchonEddieVan HalenYngwie MalmsteenRandy Rhoads...等前輩的影響,並愛上QueensrycheIron MaidenYesRushMetallica等樂團的音樂,讓他瘋狂進入搖滾樂的世界,中學畢業後他進入名校Barkly音樂學院追求更深奧的造詣,此時他和貝斯手John Myung、鼓手Mike Portnoy共同組成Dream Theater前身Majesty

1988年和主唱Charlie Dominici、鍵盤手Kevin Moore、鼓手MikePortnoy、貝斯手John Myung共組Dream Theater,開創了輝煌的夢劇場時代,將前衛金屬和藝術搖滾的精髓發揮的淋漓盡致。並于1997年和貝斯大師Tony Levin共組前衛實驗團體Liqiud Tension Experiment

2001年和2005年的G3巡迴由Joe SatrianiSteve VaiJohn Petrucci三人搭擋演出,足以證明John受到世人肯定。

2004年和DT鍵盤手Jorden Rudess共同發表演奏專輯An Evening With…

2005年首張個人作品Suspended Animation問世,特邀貝斯大師Dave Larue、鼓手Dave Dicensd客串,長達62分鐘的音樂包羅萬象,讓我們見識到John不凡的精湛吉他彈奏技巧。

Jaws Of Life強勁的吉他節奏揭開序幕,帶有異國風味的旋律彈奏出生命的轉捩點。Glasgow Kiss快速的音符火熱的進行,如熱戀中情人的狂吻,吉他、貝斯與鼓瘋狂的纏綿。Tunnel Vision有如隧道之中的奇異幻影,速彈樂章融合在猛烈的鼓點之中。Wishful Thinking以中板進行,悠揚的曲風帶給人濃濃的相思味,甜美的音符讓人睹物思情。Damage Control全曲長達九分多鍾,厚重扎實的節奏以高分貝響起,混合著奔放的吉他旋律讓人拍案叫絕。Curve有著衝浪的感覺,讓我們不禁想起大師Joe Satriani的風采,但約翰的演奏手法絲毫不比喬遜色。Lost Without You以空心吉他導入,哀怨的曲調奪人熱淚,失去最愛的感覺莫過如此。

Animate Inanimate幾近十二分鍾,曲式前衛新潁,起承轉合充滿了創意,激動的樂章變幻莫測,有如乾柴烈火一發不可收拾。聽完這張作品只有一個感覺,DT當家吉他手果然名不虛傳,本專輯將是搖滾史上一張舉足輕重的演奏經典,也絕對是所有吉他手必收之作。


 

pan5410 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

當你拿到電吉他的時候…你應該想到的是怎麼去演奏他,對吧?學琴最重要的一點是~要有耐心!

 

首先第一階段:基本功是最重要的,在這個階段,大家要學習一些基本的樂理,包括音階和和聲,每天要有3個小時以上時間是在練習基本功 (這也是以後不能間斷的) :

1.     爬格子:熟悉各把位的音階,練習一些吉他教程上面的小練習,活動開你的手指,這段時間應該是最痛苦的,但是為了以後可以揮發自如的彈奏,這些是必須的,而技巧的練習也是必須的,比如垂、勾弦、顫音(揉弦),推弦之類。

2.     熟悉和弦:把你知道的所有和弦,要明白他在各個調,是幾級和弦,也就是吉他一開始所需要的和聲學,轉調,和基礎樂理!如:一首歌C大調的和弦為1  6m  4  5 也就是 C  Am   F  G那麼到了A調和聲是不變的,但是和弦已經變了!就應該為A  Fm#  D  E大家應該好好學一下這部分,這是以後即興演奏的基礎!

 

第二階段:歌曲的練習、節拍的掌握、速度與素材的累積

1.     這個時候就可以試著演奏一些歌曲了,包括彈唱和主音SOLO的練習,來說下彈唱的時候:記住一定要用和弦的標準按法來練習,保證每一個和弦的每一個音都能準確無誤的發聲出來,然後就要掌握好強弱拍和節奏類型,一首歌可以由好多種節奏類型的,再有就是要學著記和弦走向,就是分析這首歌的和弦,試著練習換調之類的,在練習主音SOLO的時候要注意,不可以只記把位的按法,要學著去記譜,就是說要名字自己演奏的每一個音的唱名,讓你寫出旋律的時候,可以用簡譜來表達出來    記住一定要有節拍器,譜上是怎麼寫的,就要把節拍放到什麼位置(可以由慢到標準速度),還有就是~感覺!也就是SOLO的味道,這個時候你可以模仿原版~

2.     速度:速度是由慢而生!這句話的意思就是說,想上速度的話,必須把基本功打穩,比如說一個SOLO的標準是 每分鐘200的速度,但是你是無論如何也達不到這個速度,這個時候你就應該先把速度放慢,從80/分 開始,一點一點加到200/分,你要說了,一個練習就練這麼久??  對!你練上去一個速度,這個時候你的速度已經上去了,再拿到很熟的SOLO的時候,應該很快就可以練到標準速度

素材的累積:大家一定要問為什麼人家即興SOLO的時候會有那麼多的句子可以彈出來?這跟素材累積和和聲的學習,音階的練習是分不開的,練一條要記一條的旋律  拿到哪個把位都可以彈出來~~換到哪個調都可以彈出來

pan5410 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

這是小弟我相當喜愛的一個團體!聽FUNK這可是必聽的團體,嚴格來說,或許這算是FUNK JAZZ,相當有內容的團體!這就是美國的王牌樂團Tower of Power了,假如你對FUNK不是很熟悉,假如你對FUNK JAZZ音樂感到很抽象,那麼就來聽聽吧!保證過癮!

 

專集成員:

Lenny Pickett: Horn Arrangements

Tom Politzer: Clarinet, Flute, Sax (Alto), Sax (Tenor)

Francis Prestia: Bass

Norbert Stachel: Horn Arrangements

Bruce Steinberg: Art Direction, Logo Design

Chester Thompson: Arranger

John Wittenberg: Violin

Moira Marquis: Engineer

Dave Shirk: Editing Assistant

John Lee Sanders: Vocals (Background), Horn Arrangements

Adolfo Acosta: Trumpet, Flugelhorn

Dave Eskridge: Horn Arrangements

Jeff Tamelier: Guitar, Horn Arrangements, Vocals (Background)

John Simon: Design

Vlado Meller: Mastering

Sakai: Vocals (Background)

Mike Bogart: Trombone, Trumpet, Flugelhorn

Sid Page: Violin

Nikita Germaine: Vocals (Background)

Jerry Brown: Liner Notes

Tom Flye: Engineer, Mixing

David Garibaldi: Drums

Armand Garabedian: Violin

Berj Garabedian: Violin

Stephen "Doc" Kupka: Sax (Baritone)

Diane Louie: Synthesizer Strings

pan5410 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

常看到一些人說自己又翻彈哪位大師的曲子原版了,誰誰誰的sweeping好快了,誰的速度200幾了,那麼恭喜你,你已經對電吉他這種樂器感興趣了,對這種樂器的一部分屬性有了認識,但這些卻不是電吉他的全部.

 

問你幾個問題:

1.        你會彈伴奏嗎?請不要笑!電吉他其實是現代科技發展的產物,那麼它做出來的音樂其實就是現代音樂,現代音樂充斥著電子方面的東西,而且現代音樂的節奏多樣化,和聲學以及音色其實都具有了新時代的意義,他更國際化,所以這就要求吉他手不段接受新的東西,比如新的節奏,你能否為一首歌很快找出一些很合適的節奏,讓人耳目一新,這可是直接決定了你能否彈好金屬這種風格,特別是現在的新金屬風格,節奏的應用比以前更多樣化,如果你不會彈節奏,就算你solo彈得再好也沒用,你掌握了funk 的節奏嗎?你能把他應用在流行、punk、金屬的歌曲上嗎?這是節奏!可能會考倒很多人還有和聲的應用!你懂7和弦、9和弦的用法嗎?你能為爵士這種風格的歌曲伴奏嗎?如果還不能,那你得補補這方面了,不要成天編個歌就用幾個三和弦,這樣的歌就像老鼠愛大米,大師的曲子為什麼好聽?除了聽他的主奏外!伴奏上也豪不含糊,聽聽john petrucci的曲子、vai 等大師的曲子,你就會發現伴奏和主奏同樣重要 !

2.        你創作力好嗎?其實應該是從剛彈吉他就開始創作,電吉他這種樂器不像古典吉他,電吉他的音樂生命在於創作,那些翻彈曲子的人就算彈得再原版,充其量就是展現了自己的基本功過硬。

3.        你對音色的把握好嗎?你知道哪種音色適合那種彈奏方式嗎?沒有絕對意義上的壞音色!只有不會把握音色的吉他手。

4.        你的solo人性化嗎?先說說速度,速度沒有一個定量的標準,你速度能彈200,那麼這200的速度是建立在你彈奏什麼的基礎上的!半音階?跨弦?琶音?就算你速度很快了。但你在一首歌中知道什麼時候該快,什麼時候該慢嗎?不要一快起來就是些老掉牙的套路,solo更講究的是呼吸,良好的應用節奏彈出的東西,比200多的東西更能打動人心,其實速度是一個基本功,就像顫音,推弦,當你翻彈別人的東西時,慢慢的一個一個音穩,慢慢的手指的能力提高了,不要太在意自己速度彈到多少,其實慢慢的自己的速度就上去了(說基本功上去了更合適)

5.        終於你有自己的作品,要錄音了,可是你知道錄音的調TONE技巧嗎?你知道一首歌各個聲部怎樣編配才不打架嗎?你能保持你錄音時的節奏準確性嗎?(錄過音的吉他手可能都知道錄音時和排練時感覺絕對不一樣。)你知道怎樣去加效果嗎?幾千塊的效果器可不是就讓你調個失真和幹琴音色玩玩。還有有些solo和節奏需要再加上一軌嗎?怎樣加?還有..................不要什麼都靠錄音師,只有你自己才最知道你想要的效果!

 

總括來說:吉他水平標準的高低其實就是對各種音樂風格的駕禦能力!!

 


pan5410 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

可以一次滿足買Fender電吉他和Notebook的兩個願望了!

  這款電吉他電腦由Intel和Fender合作,除了具備普通電吉他所有的功能外,這款電吉他電腦可通過無線技術進行Internet的連接。

該電吉它電腦上還內置Amp音箱並擁有外接耳機,可錄製Demo並通過網路發給你的朋友,在演出和旅行時,時刻與朋友保持Email聯繫,可通過視訊網上視頻對話。

這款電吉他內置了惠普的Compaq tc1100平板電腦,據悉,此次採用了Intel超低電壓版的雙核處理器,同樣帶有硬碟和記憶體,以及音效卡。此外,還展示了採用纖維織物作為外殼裝飾的筆記本產品。





pan5410 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

1.          基礎:基礎是先前條件,沒有基礎再怎麼說都過不去。雖然常聽到這句話,但卻是最重要的!

2.          理論知識:對於搞音樂的人來講,感覺固然重要,可是沒有理論的深厚功底,難以創造出有個性的音樂,難道國外的大師,比如:JOEVAI。他們光憑感覺能演奏出讓人人折服的音樂嗎?他們哪個不是學習了很久的現代音樂。

3.          節奏感:有很多人忽略了這一點,但是它確實很重要的!!沒有好的節奏感怎麼跟樂團合奏,許多彈琴的人彈慢的東西還行,但是一快就亂,其實這是基本功問題,不要一味的圖快,要從慢到快,先彈清楚、乾淨了再講究速度。

4.          速度:很多年輕人彈吉他就是“速度論英雄“,我個人堅決反對這種態度   雖說速度很重要,但是速度高手不等於吉他高手,說到速度,也許會有人說  那個大師速度不快,其實也是,但你要明白 你能已經彈那麼快,但不是所有的演奏歌曲都非要那麼快”

5.          技巧:技巧可以比作是文章的畫龍點睛之筆,沒有技巧出來的作品會很枯燥  不華麗,但是也不要過於注重技巧而忽略了基本的嘗試,比如說 無影手”什麼的,確實很經典,但是你演奏的時候只用無影手不彈別的嗎?他只能當作修飾罷了,還需要本質的襯托。

6.          視奏:很多人自己玩起來的時候很不錯,但給他一張從來沒見過的譜,就彈不出來了,這也是基本功差的一個具體表現,平時多照著生譜彈彈,適當多練習一下~~就會有很大的改善。

7.          即興:即興是音樂的最高境界,想做好即興音樂的演奏,你的頭腦裏的思路也應該是清晰的他不是順手的亂彈和靈感乍現,他是源于深厚的理論功底的一種現場創作,必須是在其他所有的吉他基礎都十二分穩固的基礎上形成的。

pan5410 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

一位博學的音樂家曾經說過,“你已經掌握了你所知道的所有理論、音階和調式……把它們都忘了吧!”確實是這樣,吉他上的那些知識是很有用的,但它們也只能把你帶到這裏了。想想這麼多年來你一直彈奏的東西,它們只起到練習的作用。如果你完成了所有準備工作,那麼現在就應該把它放到一邊,開始你掌握吉他的旅程。   

     

從現在起,你應該把自己當作一個藝術家,而不是吉他手。把你自己想像成一個畫家,吉他就是你的畫筆,吉他知識就是你的調色板,聽眾的耳朵就是你的畫布。畫家永遠都不會用那些吉他手彈琴的方式去畫畫。“讓我看看,我要畫這個圖案,並把它跟另一個圖案連到一起,然後用我的刷子弄一些很酷的東西,它將非常新穎,會讓所有人都張大了嘴巴!”   

 

成為任意一類藝術家都要進入到靈魂,和你的作品一起生活、理解它,然後讓它像堤壩崩潰一樣傾泄而出。

 

給你提幾個問題:你知道怎樣才能不再去彈那些連複段、音階和調式,而進入旋律和感覺嗎?你如何表達你的憤怒、驚恐、悲傷和喜悅,並且把它們融入到一首歌曲中?為什麼有的音樂能夠強烈地改變我們的情緒呢?——由快樂變得內省、由傷感變得樂觀。

 

上面這些問題的答案就是“感情”!

 

你所體會或表達的每一種感情都能放到一段solo或者一首歌曲之中。規則如此簡單,但是很多人偏偏卻忽視了它。“你的感情→你的solo→聽眾的耳朵→聽眾的感情”,如果你把這個技巧練好了,他們就會感受到你在演奏時你所感覺的東西。這可能就是所謂的“心靈感應”吧。

 

任何人都可以用相同的方法讓任何一首歌或者solo的色彩得到增強或者原汁原味地表達出來。

 

“紅辣椒”樂團的貝司手Flea提出了一個令人驚訝的、在演奏中推動感情的技巧。以下是我對他的方法的理解。跟很多練習一樣,記錄譜例很簡單,但是真正去彈的時候就完全不一樣了。因此,不要只看那些練習,要真正動手去彈,然後產生你對它們的理解,也就是你的演奏版本。當然,你也不要太拘束,讓那些音符出來吧!

 

首先,拿起你的吉他,接好線,準備solo;然後,目標是在吉他上彈奏出你所感受到的情感。

 

1、        你的女友(或者男友)告訴你,在你們相處5年之後,她/他想與你分手。現在,在吉他上彈出你的感覺。體會、想像、感覺,並且使這些情感在你的吉他上具體化。將每個練習彈1分鐘左右。另外,你還做這些可以嘗試:

2、        表達你初吻的感覺

3、        你最喜歡的食物的美味

4、        第一次坐火車

5、        仇恨

6、        在一個涼風的晚上仰望星空

7、        喝醉了的感覺

8、        被人打了一耳光

9、        激烈的辯論

10、   跳進了冰冷的湖水。

 

你還可以繼續補充屬於你自己的感覺,然後彈奏它們。

如果你堅持用這些練習進行實驗,你很快就會發現在吉他上表達自己的感情其實並不是一件多麼難的事情。使用這些技巧帶著你的聽眾到充滿感情的世界裏走一圈吧。

 

Steve Vai也使用一種相似的技巧,但他是反著來的。表面上,他是表達他的吉他彈奏(說話)的感情。如果你曾經看過這位大師演奏,你就能看到每個音符都變成了他本人。

 

無論你玩什麼類型的音樂,搖滾、激流、鄉村,任何一種……你都要永遠記住吉他只是一個表達你感覺的工具。

 

真正的樂器是你自己!

pan5410 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

GUITAR SPEED TRAINER裏的一篇文章,看原文:

 

Think of how u walk and how u run...

when u walk u always hv either one or both feet on the ground

when u run u are eigher on one foot, or u r off the ground altogether

the points is: running is NOT fast walking. Running and walking are different process

For example, if u try to walk faster and faster u will reach a limit, and if u want to move faster than that u must stop walking and start running.

Now something similar happens with fast guitar picking

 

Slow and fast picking are different processes.

if u simply take a generic picking motion and try to speed it up, u will soon come to a limit -- just like the limit of how fast u can walk.

 

if u want to play faster than that, u must make certain changes -- stop walking and start running.

 

a lot of guitarists are frustrated because they cannot cross this barrier...

 

u must understand: if u want to build speed you can not just speed up whatever you are doing, u need to make certain changes in your picking motion....

Unquote

 

挺簡單的一段文字,一針見血,大致翻譯一下主要意思:

想一下你怎樣走路和跑步

當你走路的時候,你起碼有一隻腳或兩腳同時著地

當你跑的時候,你的情況只有一隻腳著地或兩腳同時離地

我們要說的是:跑不是快步走,他們是不同的階段

 

例如:如果你走得越來越快,你將會到達極限,想更快點的話,你必須停止走路並開始跑,這和快速彈奏吉它裏的Picking運動相類似。

 

慢撥和快撥是不同的過程,如果你只是簡單地用一般的Picking方法並不斷加速,你會很快遇到瓶頸,和你走路的原理一樣,如果你要更快地彈奏,你必須調整:停止走,開始跑,很多吉它手失敗的原因是他們沒能越過這個障礙。。。

必須明白:你不可能一成不變地在原來的動作上加快再加快,你必須調整你的Picking方法(高速和低速的Picking方法是不同的)

 

我們大多數人都知道要想彈得飛快,必須先得放慢,一點點地提速,但是為什麼速度到了一定之後總上不去呢?? (大部分的朋友都約在120-十六分音符左右痛苦地徘徊),我之前一直堅持的想法是慢速彈奏,彈穩了後一點點加速,總有一天會彈得飛快的,但忽略了一點:180120下彈十六分音符,Picking的方法是不同的,在高速下Picking弦的角度會更大,低速時角度基本很小,甚至平行,而且感覺右手震腕的幅度也不同,高速時幅度更小,真的和震動差不多。

pan5410 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

梯郁太郎Ikutaro Kakehashi先生

1953年,ROLAND的創始人梯 郁太郎 先生在大阪設立了一個無線電產品的零售商店。這就是一切輝煌成就的開始。之後,隨著生意的逐步擴大,這家商店經過改建,成立了Ace電子有限公司。然後在1960年,開始投入生產,創建了Ace電子工廠。幾年後公司開始進口美國哈蒙德管風琴,最終在1968年冒險與哈蒙德管風琴公司聯合。在這期間公司開發和生產了許多產品,包括眾多的管風琴,音箱和節奏機。

作為一個日本公司的先鋒,Ace電子公司最先開始效果器的製造,例如Ace-Tone牌的FM-3 FUZZLH-100身歷聲相位,和QH100圖解等化器。

之後,梯 郁太郎 先生離開了這兩家公司在1972年創辦了Roland公司。從一開始,他就做了一個嚴肅的許諾要做效果器的開發。三十年過去了,當從Ace-Tone 過渡到Roland時,很少有人能有一塊效果器,自然也意味著當時人們對應當使用什麼樣的設備沒有概念。在這種環境下,公司起初面臨著巨大的考驗。

“在那時,效果器是鮮為人知的設備,很多人不知何故反對使用它們。我們試圖去解釋它的益處,但是就像試圖去勸說一個從不吃章魚的人來吃一片那麼難。沒有人知道什麼是對的。我們賣的是失真效果,但是沒有人知道最佳的失真度到底是多少。當我們到批發商那裏銷售時,他們看到我們的產品說“如果我們試著使用你們所賣的產品,那麼所做的一切都是在破壞合唱效果。”這些想法對他們來說很自然,所以每當我們碰到這種情況總會說“sorry”,然後帶著我們的產品離開——梯郁太郎

60年代末到70年代初,英式搖滾以它青春的活力和旺盛的力量在Woodstock音樂節上嶄露頭角並引起人們的關注。那是一個具有創造力的年代,音樂家們打破常規的框架,無限制的來想像自己的聲音。在那個音樂動亂的時代,人們試圖去創造自己的效果,但是卻想像不出最終的聲音,很多人都在黑暗中不斷的摸索。創造一個偉大的產品必然會陷入巨大的困難中,發展的進程也是不平坦的。就像總裁所評述的那樣,在當時起步的階段,我們付出了艱巨的勞動,經受巨大的困難,並且讓一個音樂的愛好者來使用效果器,將它接到他的樂器和音箱之間也是不容易的事。

即使在這種條件下,公司仍然生產出了AS-1延音效果器,它可以使用壓縮器來加入自然的延音,而沒有失真。之後又有了AF-100 Bee BaaAF-50 Bee Gee,然後是具有哇音和FUZZ效果的AD-50AP-5相位效果器帶有五種不同的模式;所有這些早期的效果器都為後續產品的成功發展奠定了基礎。

雖然效果器仍然沒有得到普遍的接受,但是這些早期的產品已經開始改變人們主流的觀念,將效果器作為特殊並且有益的設備。而這些原始的效果器也為當前演藝明星開啟了星光大道。

之後,我們將所有的熱情都集中在了吉他市場上,從而繼續創辦了MEGMusic Engineering Group)電子公司。公司的目標就是生產MEG牌的吉他效果器。在那些日子裏,Roland一直想要作為打開合成器領域的先驅者。在這種精神的牽動下,不難看出Roland是多麼的想在效果器的開發上取得進步,並且還要避免設計者和用戶之間思想的矛盾,所以Roland最終決定再一次發展一個新的公司。然而,有一個問題出現在MEG這個品牌的名字上,因為考慮到這個名字有些女性化。所以,在新的公司成立前MEG這個名字被換掉了。

“在生產新的產品之前,有些人想知道關於MEG名字的事,換掉它的原因是MEG這個名字在美國很像一個女孩的名字。這個名字聽起來和與搖滾樂的關係不是很密切。”——梯郁太郎

結果,一個具有完全不同的涵義,具有“領導作用”的名字被選定。如此,誕生了“BOSS”

相關網站:http://rolandtaiwan.com.tw/MrK.html


pan5410 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

邦喬飛創下搖滾歌手榮登告示牌鄉村榜首紀錄

(中央社記者顏伶如舊金山六日專電)資深搖滾歌手邦喬飛創下流行音樂史空前紀錄,他以新單曲「Who SaysYou Can't Go Home」成為第一位榮登全美告示牌排行榜鄉村單曲榜第一名的搖滾歌手,而且還連續兩週蟬聯冠軍寶座。

 

走紅於八零年代的邦喬飛,早就已經是全美告示牌排行榜的常客。Billboard雜誌報導,邦喬飛曾有四次榮登全美告示牌排行榜一百首熱門單曲榜(Hot 100)冠軍的紀錄。

 

不過,最近邦喬飛創下一項流行音樂史以及搖滾音樂史上的空前新紀錄。

 

他的新單曲「Who Says You Can't Go Home」,讓他成為第一位登上全美告示牌排行榜鄉村單曲榜冠軍的搖滾藝人,而且還連續兩週蟬聯冠軍寶座。從搖滾樂成功進軍鄉村樂壇,可以說是相當難得。

 

收錄在「Have A Nice Day」專輯當中的這首單曲,有兩個編曲版本,鄉村版特別找來Sugarland樂團主唱珍妮佛納特爾斯合作,展現融合了鄉村曲風之後的搖滾新氣象,果然受到歌迷們廣大迴響。

 

參考資料:http://tw.news.yahoo.com/060507/43/33xwx.html


pan5410 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

早年:

1963630,在瑞典的StockholmLars Johann Yngwie Lannerback誕生了。這年的BEATLES剛在英國利物浦闖出一小點名聲來,整整20年之後,當這個長大後滿頭棕發的嬰兒踏上落杉磯機場的地面時,一段輝煌的音樂道路將正式鋪開。

 

Yngwie出生後不久,軍官出身的父親和具有藝術家氣質的母親離婚了。這個單親家庭的成員裏,Yngwie是最小的。他的母親Rigmor,姐姐Ann Louise和哥哥Bjorn都認為小時侯的Yngwie(這個名字取自於他母親的一個舊情人)是個野孩子,很不服管教,“他所做的一切都有一種野性在裏面”。

 

音樂,尤其是吉他,起先並沒有引起小Yngwie的注意。早先他也試圖學過一些鋼琴和小號,但都有始無終,媽媽在他五歲生日時買給他的木吉他一直掛在牆上無人理會。一直到1970918那一天,情況才發生了根本性的變化。那天Yngwie在電視上看到了關於吉他手Jimi Hendrix死訊的專題報導,他的心裏仿佛有了某種觸動。七歲的Yngwie驚訝地看到Hendrix如吸毒般陶醉地演奏,在音箱前用巨大的回授震撼著觀眾,最後將吉他付之一炬,這一切令讓年輕的Yngwie找到了自己的路。Jimi Hendrix去世的那天,就是吉他手Yngwie誕生的日子。

 

Yngwie最初的吉他是一把老Mosrite琴,之後是一把便宜的StratocasterYngwie通過練習DEEP PURPLE這類樂團的歌曲來同時提高自己的音樂素養和吉他技巧,“深紫”的吉他手Ritchie Blackmore那種受古典音樂影響的演奏方式使他深受影響。而他姐姐對於古典音樂的喜好也給予Yngwie來自大師們的啟發:巴哈,維瓦爾第,貝多芬和莫札特。就在Yngwie開始嘗試把這些古典音樂的結構和曲式融入自己的吉他演奏時,他那獨特風格的雛形產生了。他每天幾乎是一刻不休地勤奮練習,經常彈著彈著就一頭歪在吉他上睡著了。

 

10歲那年,Yngwie繼承了母親的姓氏,正式改名為Yngwie Malmsteen。這時的他由於過於專注於練琴,蹺課成了家常便飯。而他在學校時候,則被看成是一個到處惹麻煩的傢夥,因為他經常與那些“專門幹傻事的傢夥”打架。唯一出色的是他感興趣的英語和藝術。他的母親清楚地看到了兒子音樂上的天賦,所以非常開明的讓Yngwie蹺課呆在家裏待用他的答錄機。就這樣,他的吉他演奏技法迅速地得到了提高。

 

如何在古典音樂的正常曲式和Hendrix那種即興演奏中找到一座聯繫的橋樑呢?19世紀俄小提琴家尼古拉‧帕格尼尼似乎是一個答案。當Yngwie在電視上看到一位元俄國小提琴手演奏帕格尼尼的名曲24 Caprices時,他開始明白如何把他對古典音樂的喜愛連接到舞臺即興演奏的魅力之上了。

 

15歲的時候,當Yngwie把摩托車開到學校的主幹道上時,學校顯然已經不能再容忍這個張狂的傢夥了,他只能收拾東西回家了。Yngwie的第一份工作是在一家琴行做修理工,他的木工技巧在這裏派上了用場。也就是在這裏,他做成了第一個整體琴頸。這個琴頸的代價是一個17世紀的管風琴,他在琴頸上預留出音品的位置,然後把多餘的地方挖掉,這樣剩下的突起就成了品位。他把這東西裝到一把舊琴上試了試,效果令他如此滿意,以至於他把自己最心愛的吉他也拆了,換上了這個整體琴頸。Yngwie發現最後的效果應該說是比普通吉他稍微難彈一些,但對琴弦的控制能力卻得到了相當的提高。於是,整體琴頸成了日後Yngwie設備的標準配置。

 

Yngwie在當地組建了一些樂團,這些樂團的風格都是圍繞他的重型吉他展開的,這在當時處處糜爛著以ABBA為代表的流行音樂的瑞典,真是對聽眾的耳朵和耐心的巨大考驗。18歲的Yngwie由於在智商檢測中拿了高分而被軍隊徵召入伍,也只有Yngwie才做得出來——他拿著槍沖到徵募處,叫嚷著與其參軍,不如去死的話。當徵募官弄清楚他並不是開玩笑之後,就把他放走了。Yngwie就這樣捍衛了彈吉他的權利。

 

Yngwie和幾個朋友曾經為瑞典的CBS分唱片公司錄製過三首DEMO,但是沒有能夠得以發行。失望的Yngwie知道瑞典不是實現他音樂理想的地方,決定在國外進行發展,他開始往國外的唱片公司和樂團郵寄DEMO。其中一盤DEMO幸運地落到了Shrapnel唱片公司的創始人,吉他星探Mike Varney手裏,他對這位瑞典年輕吉他手的印象出奇的好。於是他邀請Yngwie到落杉磯來參加Shrapnel公司的新樂團STEELER,這就是Yngwie歷史的真正開端。

 

美國:

Ron Keel為核心的STEELER首張專輯是一張典型的重金屬專輯,其中YngwieHot On Your Heels這首歌裏留下了一段極其精彩的前奏solo。當這張專輯開始被樂迷看好時,Yngwie已經來到了ALCATRAZZ,一支由主唱Graham Bonnett組建的RAINBOW風格的樂團。YngwieALCATRAZZ的表現應該說是很好的,由於樂團其他成員都是相當有才華的樂手,所以Yngwie在其中並不顯得突出,多數時候他老老實實的做著自己的本分工作,只有在少數幾首歌,例如Kree NakoorieJet to JetHiroshima中,才有他令人驚訝的solo表現。這對饑渴的Yngwie來說顯然是遠遠不夠的,看來唯一的辦法就是全力發展個人道路了。在錄製了兩張專輯,No Parole From Rock'n'RollLive Sentence之後,Yngwie離開了ALCATRAZZ

 

Yngwie的首張個人專輯,Rising Force(上升的力量)一舉成功在美國專輯排行榜上取得了第60位的好成績,這對於一張以吉他為主,而且沒有在電臺上進行任何商業宣傳的專輯是令人振奮的。這張專輯甚至還為Yngwie贏得了格萊美最佳搖滾演奏獎的提名,接下來的一系列榮譽令人應接不暇:數本雜誌的讀者投票評選他為最有才華的新人,年度最佳搖滾吉他手,年度最佳搖滾專輯......不少音樂家和樂團的首張專輯是其音樂生涯中最好的,Yngwie也是其中之一,雖然Yngwie的風格在這張專輯中的音樂還有待完善,但專輯中的那種激情和饑渴卻是以後的專輯所無法比擬的。這張現在被譽為Neo-Classical(新古典)搖滾聖經的專輯無疑是這類音樂中的第一張也是真正最好的一張專輯。

 

Yngwie新古典風格的續作在音樂上達到了新的高度,之後的兩張專輯Trilogy(三部曲)和Marching Out(推進)無論在歌詞或音樂上都顯得比Rising Force更為嫺熟。這時候,Yngwie獨特的吉他技法和作曲能力已經在搖滾界產生了巨大的影響,不少樂手開始嘗試這種新古典風格。其中有不少Yngwie的模仿者和Yngwie第二,Yngwie第三等試圖照搬他的技法,而並不是從那種獨特的音樂理念上去把握新古典風格。由於缺乏Yngwie那種音樂上的悟性,這些聽上去總是有點滑稽和做作,這給新古典搖滾運動投下了消極的陰影。

 

不幸的事情發生在1987622,就在他24歲生日的前幾天,Yngwie駕駛的美洲虎撞到了樹上,他的頭撞到了方向盤上,把方向盤撞壞了,而他的頭顱內出血形成了一個壓迫右手神經的血塊。在昏迷了近一周之後,Yngwie醒轉了過來,發現拿撥片的那只手完全失能。音樂道路是否就這樣結束了呢?懷著深深的憂慮,Yngwie開始了漫長的治療,治療過程中,Yngwie的右手神經逐漸開始恢復,就在他的傷勢完全康復後不久,又一個噩耗傳來,他生命中給他最大力量和啟發的那個人,母親Rigmor在瑞典死於癌症。最為可恨的是,Yngwie的一個經紀人在這時落井下石,卷走了Yngwie所有的財物,只給他留下了厚厚一疊的醫療帳單~~這一切如果發生在普通人身上,恐怕是致命的打擊。而Yngwie卻沒有放棄,他很快把自己的精神從悲傷和痛苦中再次轉移到音樂上來,只有這樣才能挽救自己。

 

Odyssey(奧德賽)是Yngwie複出後的第一張專輯,他本人對這張專輯並不很滿意,但卻為他帶來了更為廣泛的聽眾群和主流市場。一首單曲及其音樂電影Heaven Tonight成為Yngwie把風格轉向適於滾動播放的第一次嘗試,它也推動整張專輯在美國賣到了將近50萬張的成績。當然,這一切也要歸功RAINBOW樂團的主唱Joe Lynn,在他的支持下,一次成功Odyssey巡演讓Yngwie的聽眾範圍有了新的擴展,而不再限於那些狂熱的吉他愛好者了。19892月間,巡演在前蘇聯的土地上場場爆滿,莫斯科和列寧格勒的幾場尤為成功,Yngwie之後半年,才有BON JOVI等樂團首次到蘇聯演出)。在列寧格勒演出的最後一場被錄製成現場錄像帶發行,取名為Trial By Fire - Live In Leningrad(火的考驗--列寧格勒現場)。

 

巡演之後,這支被人稱為Rising Force的樂團終於解散了,樂團成員各奔東西,Yngwie不得不開始尋找新的合作夥伴。

 

邁阿密的新樂團:

Yngwie來到邁阿密發展他的新樂團,他很快招募了一支全部由瑞典人組成的樂隊。主唱的位置由前John Norum樂團的主唱Goran Edman擔任,他高亢的嗓音正好與Yngwie的古典旋律相吻合。其他的成員都是瑞典的不知名樂手,不過他們後來被證明是富有音樂才華的:貝司手兼弦樂師Svante Henryson,鍵盤手Mats Olausson,鼓手Michael Von Knorring。這套全新陣容的第一張專輯Eclipse(蝕)錄製於邁阿密的Criteria錄音室,這張專輯中,Yngwie在沒有犧牲其古典音樂風格的情況下同樣做出了易於接受的流行化音樂。由於Polygram唱片公司的促銷工作不得力,這張專輯在美國賣的並不好,但是在日本和歐洲,Eclipse卻成了金唱片和白金唱片。Yngwie終於放下心來,把解散Rising Force後一直隱約浮在他腦海中的擔憂拋到了一邊。

 

出於對Polygram唱片公司的不滿,他決定離開這個不能重視他的地方。就像Yngwie自己常說的那樣,他的生活就像“火與冰,要麼是真的好,要麼是真的壞,沒有中庸之道。”一旦來自唱片公司的消極影響結束後,一切都顯得那麼充滿希望。新的經紀人Nigel ThomasYngwie努力尋找著新的婆家,直到19913月,YngwieElektra唱片公司簽約。

 

YngwieElektra公司的首張專輯Fire And Ice(火與冰)中消除了前幾張專輯中過於商業化的元素,重新回到了他最擅長的古典曲式。整張專輯就象它的封面一樣,燃燒著Yngwie火一般的熱情。專輯的曲風受巴洛克風格的影響很大,充滿了複雜的編排和精巧的裝飾,而且Yngwie終於能夠在這張專輯裏完成他多年來的心願:錄製弦樂作品。在No Mercy這首歌裏,Yngwie將巴哈Ochestral Suite No.2中的一段Badinerie重新改編後錄了進去,效果相當不錯。Fire & Ice在日本一上榜就直接竄到了第一位,發售的當天就賣出了十萬張以上,專輯在歐洲得到了金唱片,在亞洲得到了白金唱片。

 

Yngwie的生活真的就象火與冰,就在他回到邁阿密為新專輯做準備工作時,一系列不幸再次降臨到他頭上。19928月,安德魯颱風席捲整個邁阿密;19931月,與Yngwie合作四年的經紀人Nigel Thomas死於心臟病;19933月,Elektra公司決定不再和Yngwie續約;同年7月,Yngwie在一次意外事故中摔折了右臂;而在8月,Yngwie被警方逮捕,造成了國際性的新聞,最後證明是警方認錯了人。

 

19939月,所有對抗Yngwie的力量都疲軟了,10月間,當他的手臂完全康復後,Yngwie和日本的Pony Canyon唱片公司簽了約。新的樂團陣容是主唱Michael Vescera(前LOUDNESS樂隊),鼓手Mike Terrana(前Tony McAlpine樂團),鍵盤手Mats Olausson,貝司手由Yngwie自己擔任(來自落杉磯的Barry Sparks在以後的巡演中將會出任貝司工作)。

 

再次重生:

199423,為了迎接即將進行的世界巡演,樂團正式開始排練。新專輯The Seventh Sign(第七印記)於199428在日本發行。這張專輯又回到了Yngwie早期那種富有攻擊性的風格,比前幾張專輯都來的重,和早期的Marching Out有相似之處。The Seventh Sign很快登上了日本國際排行榜的首位,並且在僅在日本就賣出了三白金的銷量。CMC國際唱片公司買下了專輯在歐洲和美國發行的版權,在CMC的積極推動下,世界各地的Yngwie歌迷都拿到了這張專輯,雖然在美國Yngwie仍然無法取得好的銷量,但在歐洲和亞洲,The Seventh Sign連帶著Yngwie以前的專輯都銷售一空。

 

19949月和10月,Pony Canyon公司相繼發行了兩張細碟,Power And Glory(權力與榮耀)(主題曲是Yngwie為日本柔道冠軍Takada所作)和I Can't Wait(迫不及待)(包括兩首未發行曲目和幾首在東京Budokan劇院錄製的現場版曲目)。在Budokan的現場演出還被錄製成日文版的錄像帶發行,CMC將這盤錄像帶在全世界進行了推廣。這期間,Yngwie一直在世界各地巡演,直到199411月,樂團才回到邁阿密的家中,奔波大半年的樂團真的需要休息一下了。

 

199412月,Yngwie自己的錄音室在邁阿密開始著手建設,複合地板,錄音設備,控制設備,一切有條不紊地進行著。同時,Yngwie的新專輯Magnum Opus(巨著)也開始了準備工作。由於Yngwie和經紀人一致認為CMC在唱片發行機制上有問題,他們決定脫離與CMC的關係,在19956月,當Magnum Opus的母帶送往日本的同時,Yngwie和經紀人開始尋找新的歐洲和美國代理商。

 

Magnum Opus巡演開始於19959月的日本,完成日本17個城市的演出後,樂團又到英國和歐洲進行了為期兩個月的巡演。中途出了一點小麻煩,主唱Michael Vescera因為感冒發展成支氣管炎,落掉了幾場演出。不過演出仍然照常進行,由Yngwie自己來擔任主唱,不過演出計畫中的一些歌曲由於音高超過了Yngwie嗓子的範圍而被取消了。Michael病好後跟到德國重新加入了樂隊,正好趕上在當地舉行的一個音樂節,音樂節上還有另外四支樂團,其中包括傳奇性的金屬戰士SAXON。歲末,Yngwie和樂團結束巡演,回到美國度假。

 

308錄音室:

Yngwie308錄音室在新的一年開始的時候派上了大用場。Yngwie邀來了一些老朋友,包括Joe Lynn TurnerJeff Scott SotoDavid RosenthalMarcel JacobMark Boals來參與新專輯的錄製工作。長久以來,Yngwie的心裏一直渴望著能夠錄製一張翻唱專輯,向那些影響了他的吉他演奏和作曲方式的人致敬,包括DEEP PURPLERAINBOWU.K.KANSASSCORPIONSRUSHJimi Hendrix。在老友Johansson兄弟的鼓和鍵盤的支援下,Inspiration(啟發)專輯開始成型。4月中旬,專輯混音完成,封面美工也已敲定,這是由日本藝術家Asari Yoda設計的,他將專輯中被翻唱樂隊的某種元素合成到一張畫中,從中我們可以隱約分辨出這些樂團的名字或圖片。

 

專輯Inspiration發行後,Yngwie又開始籌畫新的巡演。這次巡演的樂隊陣容可以說是最為強大的了,它包括了Live In Leningrad專輯中的貝司手Barry BunawayTrilogy專輯中的主唱Mark Boals,長期合作夥伴,鍵盤手Mats Olausson和一位元不同尋常的鼓手Tommy Aldridge(曾加入過OZZY OSBOURNEWHITESNAKEPAT TRAVERS BAND等樂隊)。巡演的第一站選在了南美,巴西和阿根廷的樂迷讓Yngwie的演出場場爆滿。接著樂隊又到了美國,日本和歐洲,在Grunge席捲全球的同時,Yngwie的演出依然保持了大量的觀眾,這證明,速度、力量和旋律合一的硬式搖滾/重金屬並沒有死亡,它仍然保持著頑強的生命力。

 

96年的巡演一直延續到年底,這次的巡演中Yngwie彈壞了12把吉他。觀眾熱烈的反映讓Yngwie再次充滿信心地投入錄音室。這次的專輯將會非常特殊。

 

數月的辛勤工作之後,在邁阿密的308錄音室,Yngwie終於寫好了他的第一部古典音樂作品,Concerto Suite for Electric Guitar And Orchestra in Eb Minor, Op.1(電吉他與弦樂,降E小調協奏曲,第一部)。19971月,Yngwie來到布拉格開始正式的錄音工作。管弦樂隊是剛剛度過百歲生日的捷克愛樂樂團。經過三天的錄製工作,在亞特蘭大交響樂團指揮Yoel Levi的配合下,Yngwie多年來的夢想終於實現了。

 

由於某些原因,焦急的歌迷要等到1998年才能聽到這張非同尋常的專輯,而這點等待也算不了什麼~~不少歌迷自打1984Yngwie首張專輯發表的時候就一直在等待了。

 

不等慶賀弦樂專輯的發表,Yngwie又匆匆回到邁阿密開展預定在98年發表專輯Facing the Animal(面對動物)的錄製工作。這張新專輯的鼓手是由資深的Cozy Powell擔任的。這張帶有黑色情緒和沉重節奏的專輯無論在評論家眼中還是在樂迷眼中都是一張非常出色的專輯,它被認為是Yngwie近十年來最強大的作品。在Yngwie的歐美發行代理商Mercury唱片公司的大力宣傳下,Yngwie終於在美國受到了相當的關注,關於這張專輯的採訪和評論在歐美各類雜誌中層出不窮。

 

父親:

98年四月的Yngwie夫婦實在沒有空去擔當父母的新角色,因為他們正一道在巡演的路途上奔波。演出並沒有因為小Antonio的誕生而耽誤,所以直到出生三個星期後,這個嬰兒才得到他的身份證。四月的Yngwie就像所有的父親一樣,始終保持著高昂的情緒,無論在飛機,火車或是汽車裏,他總是不停地和大家開著各種玩笑。

 

Yngwie慶祝兒子的誕生時,也不得不面對一個悲劇性的損失,這也是整個搖滾音樂界的損失:在英國的一場可怕的車禍中,Cozy Powell被無情地奪去了生命。Yngwie決定繼續Facing the Animal的巡演計畫,他又招募了新的鼓手Jonas Ostman加入他的巡演隊伍。樂團到日本,南美和歐洲都進行了演出,在巴西的一場演出被錄製成現場專輯予以發行,名字很簡單,Yngwie Malmsteen Live!(現場) 對於北美的歌迷來說則是很不幸的,因為得不到贊助商和唱片公司的支持,Yngwie在北美的絕大多數演出計畫都被迫取消了。

 

巡演結束後,Yngwie回到了邁阿密的家中,開始去適應一個父親的角色。

  

父親的角色使Yngwie再次充滿了挑戰性,他的熱情和野心開始恢復到十五年前的水準。1999年發行的新專輯Alchemy(煉金術)幾乎又回到了Rising Force時的那種硬朗的風格,而且聲音也比上一張Facing the Animal更為歐洲化一些。這種根源的回歸使Yngwie在樂評和樂迷的心目中地位大增,不少久違的歌迷又重新投向了Yngwie的音樂。在現在美國Rap MetalHardcore盛行的時候,Yngwie以最為直接的重金屬帶給我們一股清新的風,可以說Alchemy是美國出產的歐洲音樂,這樣的音樂總是能讓我們興奮不已。

 

Yngwie Malmsteen在其20年的音樂路程中經歷了各種各樣的大喜大悲,作為出道之作的Rising Force無疑已成為不朽的作品。


pan5410 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()


 

滾石雜誌譽為重金屬搖滾英雄的Scorpions闖蕩搖滾舞臺36年,是德國樂壇最驕傲的音樂出口,可是當風馳電掣激盪人心的搖滾樂拔掉插頭,沸騰的情緒雖然頓時失去催化的後盾,但熱力與情感豁然撼動的力量卻更加赤裸,錄製於葡萄牙首府里斯本現場演唱會實況的【Acoustica】,主唱Klaus Meine高昂的音質聽見更多情感的表露,經年累月的切磋默契讓精簡的伴奏樂器精鍊出一份與歌聲交融的意境,剎那間,真情壓倒激情,搖滾樂有了不加修飾的真實感動。

 

Klaus MeineRudolf Schenker65年於德國漢諾威市創立Scorpions70年,Rudolf的弟弟Michael入列,72年首張專輯「Lonesome Crow」在吉他搖滾的洪流裏,以雙把電吉他飆出熾熱的火花,73年,Michael離團另組UFO Ulrich Roth替補吉他職務,75年的「In Trance」成為RCA音樂廠牌在日本地區最暢銷的專輯,76年的「Virgin Killer」勇奪德國最佳專輯大獎,78年更將巡迴版圖從歐洲擴張到日本,Ulrich在合作四張專輯後告別樂團,79年專輯「Lovedrive」改由Matthias Jabs上陣,創造樂團成軍以來銷售最棒的作品,而隨著鼓手Herman Rarebell、貝斯手Francis Buchholz陸續於7779年加入,讓這支在70年代末期就已成為日本最受歡迎的搖滾樂團更加堅實,「Lovedrive」跟80年的「Animal Magnetism」征戰美國市場告捷,Klaus卻在81年巡迴演唱後嚴重失聲,82年醫治痊癒,甚至還有樂評讚賞Klaus的聲音非但音域寬廣且更具重金屬搖滾特質,82年專輯「Blackout」與單曲"No One Like You"衝進全美TOP 1084年更進駐紐約曼迪遜花園廣場,成為史上唯一在美國掀起爆滿人潮的德國樂團,而Bon JoviMetallicaDef Leppard更在與Scorpions的同台競飆中開創搖滾盛世,"Still Loving You" "Rock You Like A Hurricane" 更進一步晉升為樂團的經典標記,8911月, "Wind Of Change" 則見證了柏林圍牆倒塌的歷史,頓時成為瓦解冷戰時代的國歌,91年獲蘇聯總理戈巴契夫晉見,9396年,Ralph RieckermannJames Kottak分別接下貝斯手與鼓手崗位,99年續以專輯「Eye To Eye」穩固霸業,2000年與柏林愛樂管絃樂團跨界合作專輯「Moment Of Glory」。

 

20012月,Scorpions選擇葡萄牙首府里斯本的修道院,

舉行樂團成軍以來首次不插電的搖滾音樂會,錄製成此張DVD,其中除了演唱抒情搖滾國歌 "Still Loving You" 、重金屬飆風招牌作 "Hurricane 2001" 、問鼎全球11國排行冠軍的歷史見證钜作 "Wind Of Change" "Send Me An Angel" "You And I" "The Zoo" 等暢銷勁曲與2001年最新創作單曲 "When Love Kills Love" "Life Is Too Short" 之外,還分別詮釋KansasQueenThe Cars合唱團的 "Dust In The Wind" "Love Of My Life" "Drive" 等流行經典,狂飆慣了的Scorpions,這一次將帶給搖滾樂迷一種風塵僕僕的親切與感動!

 

天蠍歷年DVDhttp://www.scorpions-family.de/new%20family%20DE/de-videographieudvd.htm

pan5410 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


 

對於樂團或者做音樂的人來講,最有效率、最出成績的就是大家在一起排練了。通過排練,每個人都能獲得與其他人在音樂上交流的機會,盡情地表達自己在音樂上的想法和體會,而且通過排練還可以不斷地提高自身的技術水準。可以說,排練是每個音樂人必做的功課。隨著音樂愛好者和樂團如雨後春筍般的不斷湧現,很多地方都相應地出現了專門用於樂團排練的地方~~排練室。

設備一般也都比較齊全,擁有公用的鼓、鈸、吉他和BASS音箱以及外場喇叭等等。條件好的甚至有空調、調音台、數位多軌MIXER等。但是一般這樣的排練室的收費不會很便宜,雖然樂團每個人可以均攤排練費用,一個月下來對於預算不是很寬裕的樂團來說仍是一筆不小的支出。所以如何有效地利用排練時間,能夠在最短的時間裏達到最好的排練效果是每個樂手都要考慮的問題。因為高品質的排練不僅僅是節約了寶貴的時間和金錢,對每個樂手或者樂團來講也是一件非常享受的事情。

那麼如何才能有效地利用排練時間呢?到排練室來進行排練的大多數都是以樂團的形式,而且大部分都是用真正的吉他、鼓和BASS,裏面的人少則三四個,多則七八個。所以本文就以樂團形式排練為重點來說說有效地利用排練時間的問題。一般的樂團排練分為幾種最常見的性質:演出性排練、錄音性排練和創作性排練。我們現在就逐一來分析。

1.        演出性排練:也就是樂團將面臨著演出,為了獲得滿意的演出品質,才來進行的排練。像這種排練,是最容易節省時間的辦法,因為首先對歌曲來講,每位樂手都基本上已經了然於胸了,只是在某個環節或者什麼地方不是很熟悉,不過這不要緊,主要是對樂譜或者歌曲的段落不熟練,排練正是要解決這些問題。那麼怎麼能有效地進行排練呢?其實很簡單,每位樂手在家裏的時候不要光顧著練琴練鼓什麼的,每天練習的時候最好把自己樂團的作品或者要演出的作品自己在家裏反復地練習幾遍,尤其是對於自己不是很熟練的地方或者技術難度比較大的地方,只有這樣,每個人才能在排練的時候儘量少出錯誤,才能更好地注重音樂性和整體性。有時候在看演出時經常發現臺上的樂手會很緊張,演奏起來面無表情,顯然是在完成他所演奏的東西,而音樂的感情、段落、呼吸等等就顧不上了,嚴重的時候還會破壞音樂的整體感覺。發生這種情況就是因為樂手對自己所演奏的東西還不是百分之百的熟悉,演奏起來沒有達到得心應手的地步,而這正是自己在家裏練習不夠所造成的。所以,在排練之前每個人最重要的事情就是在家裏先把要排練的或者要演出的東西反復地演奏,這樣排練起來的效率會成倍的提高。那是不是大家都熟練了,排練的時候簡單地過幾遍就可以了呢?不是的。因為演出的時候,臺上所有的樂手是一個整體,是同時在完成一件作品。為了更加完美地完成這個作品,所以在排練的時候每個人在自己不出錯誤的同時還要仔細地聆聽其他樂器的聲音。對於旋律樂器來說最應該注意的是鼓和BASS,因為這兩個是節奏的基礎,而鼓手和BASS手就應該互相聆聽對方的聲音,從而找到一個共同的律動感覺。這樣才能把音樂的節奏和律動做好,而且同時還要注意音樂的段落和色彩,通過不斷地調整自己的感覺來達到和音樂最匹配的地步。這樣的話無論是在排練還是演出,音樂的整體感都會非常好。另外,雖然是在排練室裏排練,並沒有真正面對觀眾,但是每個人都要想像一下真正演出時的情景,把自己的心情最好能調整到和演出時一樣,這樣就會變得有激情,而音樂也會變得非常有感染力。很難想像一支好的樂團在排練室是死氣沉沉的,而一到了臺上就會激情四射,所以在排練時一樣也要培養演出時的情緒。這樣做還有一個好處,就是在你激動起來的時候減少犯錯誤的概率,讓演出效果更好。還有就是演出性排練時最好能把上場後的情況都考慮到並且演練一遍,比如歌手應該說什麼話,在第幾首歌的什麼位置會加入某個樂手的即興solo等等,模擬得越細緻,演出的品質也就越高,演出的效果也越好。我們看到國外樂團的現場演出非常好,那就是因為在台下他們把每一個環節都想好怎麼去做了,甚至連走路的路線和步伐都設計好了。還有一點,就是每個樂團在演出之前最好能去彩排一下,也就是俗稱走台,因為這是實際瞭解演出場地點狀況和音響設備狀況的好機會,跟音響師做必要的溝通也是必不可少的,這些都是演出性排練的一部分。

2.        錄音性排練:顧名思義,當然是樂團馬上要進錄音室來錄製專輯或者單曲一類的作品。在進錄音室之前,樂團必須要進行很多很細緻的排練工作,從而確保錄音的品質和節省時間(因為錄音室的費用更高,實在是不敢在錄音室裏浪費時間)。那麼錄音之前的排練就顯得至關重要了,因為這直接影響到作品的品質。首先,在排練之前每個人要在家裏先把要錄音的東西反復地演奏,然後在例行的排練時,我們每個人都會把要錄音的作品中的自己的那部分樂譜寫出來,然後按照樂譜反復地進行共同排練,可以說要把每一處細節都要考慮得清清楚楚,並且演奏得沒有絲毫問題了才可以。還有一個很重要的問題就是樂器的solo,尤其是電吉他、鍵盤等樂器,可以說經常會有大量的solo在音樂裏面,所以在錄音性排練裏要格外地的重視solo,應該說要把每一首作品的solo都要事先編寫完整,每一處轉折、每一處過門都要編寫得很詳細,而且排練的時候還要把solo單獨提出來進行練習,看看和弦是否正確,整體的結構對於音樂作品來講有沒有什麼影響。對於難度比較大的一些solo段落更是要反復練習,不斷地熟練它,這樣做不僅會為錄音節省大量的時間,而且對於自己來講也是一個快速提高技術的方法。不過錄音時的solo最好能夠跟現場演出時一樣,這樣對於樂團來講作品的完整度更好。對於那些即興成分比較大的,自由度比較高的段落,在排練的時候可以按照不同的想法來排練出幾種不同感覺的東西來,然後都進行熟練的練習,這麼做的好處是在錄音室裏錄音的時候可以迅速地把幾種不同感覺的東西全都錄下來,然後進行比較和篩選,為縮混留下非常好的素材。  其實錄音性排練在整體上和演出性排練差不多,但是要更注重細節,而且每個人都要認真仔細地把自己的樂譜寫下來,然後大家可以把整首作品的感覺記住,這樣在進錄音室的時候就不會產生感覺或者情緒上的問題,能夠順利地完成錄音工作。

3.        創作性排練:每個樂團最重要的一種排練方式,因為幾乎每個樂團都會在這種排練的方式下產生無數新的動機、新的想法,往往一首精彩的作品就是在這種排練環境下產生的。而且創作性排練是排練方法裏面自由度最高的一種,有時候大家會隨心所欲地演奏一些東西,然後逐步地跟進。也正是由於自由度很高,這種排練方法很容易變成聊天會,時間花了不少但是成果並不多。有的人覺得既然是來創作,在家裏就不用做什麼準備,其實這也是不可取的。為什麼呢?因為我們每個人在家裏練習的時候也依然會有靈感的火花迸發出來,而且這些火花也許是非常精彩的,然而了排練時由於沒有做準備很可能會想不起來了,而勉強想起來也往往失去了當時的那種感覺,這豈不是很可惜?所以,在家裏的時候,每個人都要進行單獨的創作工作,如果有好的想法或者動機,哪怕是一句聽起來很特別的旋律,都要馬上寫下譜子來,然後還是要反復地演奏這個東西。也許在演奏的時候就會有更多更好的想法不斷湧現呢。當然,在演奏的時候也不能單單想著這個東西,拿吉他手舉例來說,當他在彈奏的時候,還要考慮BASS怎麼去彈,鼓怎麼去敲才能和這段東西達到一致,也就是說不僅僅要考慮旋律或者和聲進行,還要進行一定的編曲工作。如果家裏有條件可以用電腦來進行最簡單的編曲,因為這樣能夠初步地聽出整體的感覺,便於日後排練。

 

前面說的只是每個人在家裏應該進行的工作,那麼排練的時候呢?每個人就可以把家裏已經成形的東西拿出來,讓大家來聽聽,交流一下,看看有什麼更好的想法。而且最好的方法是大家按照這段動機來排練一下。在排練的時候如果大家都覺得非常有興趣或又有了更加精彩的動機的時候,就可以一直進行下去直到某一個段落結束為止。這樣的排練任何人都會覺得非常有意思而不會覺得枯燥。很多人在創作性排練的時候總是覺得每個人的想法都南轅北轍,總是難以統一,其實這也是因為交流不夠,在排練的時候應該先把自己要表達的意思完整地表達出來,然後說一說自己的想法是什麼,這樣大家就會能夠更快地理解並且融入到音樂當中去。當然了,每個人都會有自己的想法,能夠聆聽別人的想法也是提高排練效率的好方法。

 

說了這麼多關於如何有效地利用排練時間的問題,我想再強調一點並不是說每次排練都會非常精確,因為對於樂團或者樂手來講所面對的事情也許不止一件,所以排練時間其實是非常靈活機動的。更加合理的方法是把排練時間分成幾個部分,開始時是演出性排練,後一半的時間就是創作性排練了,這樣更能夠節約時間。如果這樣每個人在家裏面的工作就會更多,腦子裏面要記住的東西也就會更多。

高品質高效率的排練對每個樂手來說都是一件開心的事情。從每一次排練中大家都能夠找到自身的不足,都能夠把自己的音樂做得更加完美,這才是排練的成果。最後還有一個非常重要的事情,那就是:遵守時間,別遲到。這直接關係到排練的效率問題。

pan5410 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Close

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

reload

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼